Day Before Us – Nihil Interit

Envueltos en la delicadeza

4

 

Rage In Eden - Diciembre de 2016 - Ambient/Neoclásico - RAGE114

 

Saint of Grief

Vigils of Time

Per Aspera ad Astra

Zatvornik

L’aile du soir

In Igne Purgatorio

Depicted Chronicle

Nihil Interit


Day Before Us es una alternativa perfecta de ambient melancólico y emotivo. Este proyecto comandado por
Philippe Blache sabe representar por medio del sonido auténticos lienzos rebosantes de sensibilidad. Nihil Interit es su última perspectiva.

 

Escuchar un trabajo de Day Before Us implica sumergirse en la melancolía y la sensibilidad. Philippe Blache comenzó este proyecto hace ya más de seis años, y desde la edición de Under Mournful Horizons, su álbum debut en colaboración con el proyecto italiano Nimh, Philippe ha sabido progresar con mucha elegancia, perfilando su estilo hasta ofrecernos una fórmula muy convincente compuesta por sedosas voces femeninas de matiz neoclásico proferidas por Natalya Romashina que saben fundirse con melodías calmadas y parsimoniosas. Los contextos que Day Before Us logra alcanzar en sus composiciones destacan por su marcada profundidad y atracción, combinando elegantemente temas ambient de la talla de “In Igne Purgatorio” o “Saint of Grief” con otros mucho más definidos en los que la frágil voz de Natalya dota de espíritu a las composiciones, encontrando en “Depicted Chronicle” un ejemplo ideal.

 

16729032_1256309681114929_8016370447798198836_n.jpg

 

Day Before Us destella gracias a su sopesada templanza. Blache ha sabido afinar el pulso para crear algo muy íntimo de aspecto valetudinario, emotivo, nostálgico. Hablar de la personalidad de Nihil Interit es entregarse a la delicadeza absoluta.

Ocho cortes configuran el repertorio musical de este disco. Todos ellos mantienen un equilibrio compositivo que se ajusta a los parámetros estilísticos de la banda, ofreciéndonos una ruta musical calmada en la que ocasionalmente intervienen elementos acústicos heredados del industrial que hallan su naturaleza en grabaciones de campo debidamente tratadas y fusionadas a la matriz acústica, otorgando de esta manera mucho más énfasis a los múltiples contextos situacionales en los que se ambienta este CD.

El sello polaco Rage In Eden, con el que Day Before Us comenzó su carrera, es de nuevo el encargado de celebrar la edición de este impactante trabajo. Para ello se han decidido crear únicamente trescientos ejemplares de esta nueva propuesta, presentándola en un CD protegido por la clásica caja de plástico. Su portada representa muy bien la esencia que Nihil Interit alberga, mostrándonos un espacio diáfano y melancólico en el que la reverberación de las notas de piano campa a sus anchas.

Si eres un amante del sondo de conjuntos como ION, Ataraxia o Dwelling, o te fascina la magnitud implícita en el género neoclásico, no pases por alto esta última propuesta de Day Before Us.

Fernando O. Paíno

 

 

 

 

 

 

 

 

Adentrándonos en la espiral: Una selección de lo mejor de COIL

 

 

Coil es una de las formaciones más influyentes del género post-industrial. La banda británica comandada por John Balance ha logrado situarse dentro de la escasa plétora de conjuntos reverenciados de forma incondicional por todos los amantes de la música experimental oscura. NOmelody os ofrece un pequeño repaso a lo que, a nuestro juicio, pueden ser los discos más remarcables de este ya desaparecido combo.

 

 

Marcados por el influjo de Virgin Prunes, Dalí o NON, y con la experiencia de haberse embarcado en una empresa tan arriesgada y al mismo tiempo vibrante como fueron los primeros pasos de Psychic TV con los que Balance participó junto a David Tibet, Coil nacería en 1984. Comenzaron realizando actuaciones esporádicas, como la recogida en Transparent, un directo editado en casete por la también recién nacida Nekrophile Records; o en E.Ps tan impresionantes e intimistas como el que ahora recomendamos, How To Destroy Angels.

La finalidad escondida en este disco es servir de herramienta para conseguir la concentración de energía sexual masculina. Un corte a caballo entre el experimental y el ritual, acariciado por las doctrinas de Austin Osman Spare y Aleister Crowley. Una vez más la distribuidora Rough Trade se encargó de poner trabas a su distribución, como ya había hecho anteriormente con bandas como Whitehouse o Nurse With Wound. En esta ocasión la causa descansaba sobre el contenido del texto de su portada, el cual consideraron algo cargado de connotaciones sexistas. Las ventas funcionaron estupendamente.

 

 

Otro disco que no puede ser pasado por alto es Scatology. Stevo, mandamás de la por entonces prestigiosa Some Bizzare, ya se las había visto con Genesis P-Orridge en la publicación de los dos primeros LPs de PTV, y no perdió la oportunidad de lanzar el trabajo debut de esta funesta bipartición, el cual puede ser definido como una perfecta fusión de post-industrial y tardopost-punk. Además de contar con Sleazy y Stephen E. Trower como miembros fijos, en él colaborarán emblemas del momento de la talla de Marc Almond, Alex Ferguson, Boyd Rice o Gavin Friday.

https://www.youtube.com/watch?v=hCdrtG9vszU

 

 

Horse Rotorvator es por derecho propio el mayor triunfo de Coil. No solo por una, sino por muchas razones. Su nombre define a una pesadilla que el propio Balance sufrió en una noche fría. Puede ser considerado la argamasa con la cual se cimentará años más tarde el edificio del martial folk. Merecen un repaso obligado cortes como “The Golden Section” o “Ravenous”. Una guinda absoluta, heterogénea pero perfectamente ensamblada, en la que se esconden maravillas como “Ostia”, que indaga en el asesinato del neorrealista Pier Paolo Pasolini.

https://www.youtube.com/watch?v=qQTItE0jfQI

 

 

Una vez liberados del pulso editorial de Some Bizzare, Coil decidieron crear su propio sello, Threshold House. A partir de este momento las cosas empezarían a tomar un cariz diferente, moldeando discos mucho más abstractos y experimentales, siempre cargados de elocuencia. Las dos entregas que conforman Musick To Play In The Dark contienen una colección de temas que han marcado la carrera de esta banda británica. Cortes como “Red Queen”, que cuenta con la colaboración de Thighpaulsandra al piano, o “The Dreamer Is Still Asleep”, consolidarán la magnificencia del dúo. Como dato anecdótico podemos señalar que esta colección no fue lanzada con Threshold House, sino con un sello subdivisorio creado para la ocasión: Chalice.

 

 

 

Y puestos a subdividir, Coil también sacó títulos bajo otros nombres. Este es el caso de Black Light District(1996) y Time Machines(1998), dos trabajos imprescindibles en los que proliferan la experimentación difusa y altamente lisérgica y las atmósferas saturadas y cargantes. Perfectos ejemplos de abstracción que atrapan al instante y que, afortunadamente, están siendo objeto de reedición.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjrCs32N2b8

 

 

Quizá ANS sea la recomendación más arriesgada de esta selección, pero por solo por su historia ya merece una escucha. Su título hace referencia al instrumento con el que este disco fue realizado. ANS hunde su nacimiento en la primera mitad del siglo pasado de la mano del ingeniero ruso Evgeny Murzin, y es considerado uno de los primeros sintetizadores a escala mundial. La utilización de este Goliat negro no deja de ser curiosa a la vez que inusual, ya que lo que el aparato transforma en sonido no es otra cosa que la suerte de grabados realizados por el compositor sobre unas láminas de cristal cubiertas con una cera opaca. Los contornos definidos por la imagen permiten el paso de unas potentes luces que actúan como rayos X: Dependiendo de la posición en la que se encuentre definida la imagen, la escala sonora será más aguda o más grave. La combinación de sonidos es altamente escalofriante, y al descubrir su existencia, Christoperson y Balance intentarán por todos los medios acceder a él para registrar todas sus posibilidades acústicas.

 

 

The Ape Of Naples (2005) es el Closer de Coil. Un CD en el que Christopherson recopila las últimas grabaciones realizadas junto a su pareja, ya que John Balance perdería la vida el día 13 de noviembre de 2004 por causa de una caída desde el balcón de su casa. Éstas son complementadas con otra serie de registros realizados en el estudio de su buen amigo Trent Reznor, responsable del exitoso proyecto Nine Inch Nails. El disco da mucho que pensar, ya que todos los cortes que lo andamian son auténticas joyas, resultando muy complicado establecer preferencias. ¿Adónde podrían haber llegado Coil?

 

 

 

 

 

Esplendor Geométrico: Buceando en la cabeza de los pioneros del industrial hispano

 

Nada menos que treinta y seis años nos separan del lanzamiento de Necrosis en la Poya, el primer sencillo del conjunto español que inauguró la historia de la música industrial en este país: Esplendor Geométrico. NOmelody Magazine se acerca a uno de sus miembros seminales, Arturo Lanz, en busca de respuestas acerca de los orígenes y la trayectoria de la banda. Dentro de unas semanas el ahora dúo nos presentará en directo su último trabajo Fluida Mekaniko, rodando por las ciudades de Madrid y Barcelona.

 

 

¿Por qué razón decidís escindiros de Aviador Dro para crear algo como Esplendor Geométrico?

Fue un problema de entendimiento personal. Cuando tienes 16 o 17 años los egos son muy fuertes, y más en esos años de efervercescencia juvenil.

Una vez creado Esplendor Geométrico, tardamos algunos meses en tener definido lo que queríamos hacer. Al principio, había temas que podrían haber sido del Aviador Dro, aunque un poco más minimalistas.

 

¿Cómo describirías la evolución de Esplendor Geométrico?

No hay mucha evolución. Depende mucho de los instrumentos o programas que utilicemos. De lo analógico a lo digital, de lo digital a la computerización, y de ahí a la utilización de apps…

 

thumbnail_Esplendor Geométrico Patricia Nieto4.jpg

 

En todos estos años habéis recorrido casi la totalidad del planeta. ¿Cuál es el concierto más anecdótico que habéis dado?

Los de Japón son muy intensos. Y en Madrid muy cercanos. En todos hay siempre anécdotas. No podría destacar ninguno.

 

¿Qué bandas te sirvieron de influencia para crear Esplendor Geométrico?

Las encuadradas en el primer movimiento industrial: Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire SPK.

 

thumbnail_Esplendor Geométrico Patricia Nieto3.jpg

 

¿Crees que la agresividad es algo indispensable en la música industrial?

Creo que no somos agresivos, al contrario, lo que hacemos en música para entrar en lo mas íntimo del ser. Cada uno reacciona en ese lugar de diferentes formas. La agresividad puede ser una de ellas. En mi caso es la conexión con el presente.

 

¿Cómo describirías tu música?

Máquina-herramienta.

 

Esta es la tercera ocasión que actuáis en Madrid de la mano de Indypendientes. ¿Actuar en casa es mejor que hacerlo en el extranjero?

Es mas familiar. Madrid y Barcelona son dos grandes ciudades con gente encantadora que disfruta de la vida, y por lo tanto, de EG.

Krzysztof Penderecki – “Kosmogonia”

Rescatando a los maestros del miedo

 

Cold Spring – Julio de 2017- Experimental / Clásica - CSR238CD

 

Kosmogonia

De Natura Sonoris II

Anaklasis

Fluorescences

 

1974. Corrían aquellos tiempos en los que Philips era una de las más respetadas discográficas de música experimental y concreta. Penderecki sorprendía al mundo por su elocuente capacidad para generar atmósferas enrarecidas y angustiantes. Responsable de bandas sonoras como El Exorcista o El Resplandor, Kosmogonia recoge una espectacular muestra del genio compositivo de este singular polaco.

 

Creo que, en nuestro foro interno, todos sabemos que la banda sonora es uno de los elementos fundamentales a la hora de condicionar a un espectador cuando ve una película de suspense o terror. Krzysztof Penderecki causó auténtico furor durante las décadas de los setenta y ochenta gracias a su admirable capacidad a la hora de ilustrar paisajes acústicos en los que infinidad de instrumentos son formulados con una sola intención: Generar miedo. Este profesor de polaco de composición musical ha sido catalogado como uno de los referentes más meritorios dentro de este campo, participando en bandas sonoras de películas tan exitosas como El Resplandor, Shutter Island o El Exorcista. Largometrajes en los que la música juega un papel decisivo de cara a la ambientación contextual.

 

A-227875-1418988134-4254.jpeg.jpg

 

Uno de los trabajos más tenebrosos y aconsejables de Penderecki es Kosmogonia. Este disco vio la luz en los albores de los años setenta, y fue motivo de fantásticas críticas y varias reediciones. Lo que en él se incluye son cuatro cortes maléficos e inficionados en los que este genio de la arquitectura musical consigue desarrollar verdadera agonía y tensión a base de un ejército de instrumentos de orquesta y la incursión del silencio como eterno aliado. El resultado es algo realmente impresionante que ha servido de referente a multitud de bandas posteriores centradas en el dark ambient, neoclasical oscuro y martial folk. Temas como el que abre este CD y que bautiza al álbum, “Kosmogonia”, logran disipar cualquier resquicio de duda respecto al inefable potencial compositivo de Penderecki. No conviene perder de vista el resto de cortes, ya que se complementan unos a otros en estrecha reciprocidad, pudiendo destacar “Anaklasis” o “Fluorescences” como auténticos cruceros por el Aqueronte.

Cold Spring no ha perdido la oportunidad de rescatar del olvido este espectacular trabajo, engalanándolo como se merece: Kosmogonia ha sido reeditado en formato digipak de seis paneles, además respeta la portada original de Philips, lo que aún lo hace más sugerente. El aliciente extra se esconde en la impresionante masterización que Martin Bowes ha llevado a cabo, enfatizando muchos detalles que en la edición original quedaron ocultos debido a los limitados medios de producción.

Kosmogonia puede considerarse uno de los cimientos de la música experimental oscura. No tardes en descubrirlo.

 

Fernando O. Paíno

 

Scumearth & Error Humano – «Bacteriology»

Abstracción ruidista


Marbre Negre – Julio de 2017 – Noise / Experimental – MN058

 

 

Scumearth – Protozoa

Error Humano – Vibrio Cholerae // Naegleria Fowleri

 

Marbre Negre acaba de publicar una casete de lujo en la que participan dos nombres capitales dentro del ruido: Scumearth y Error Humano. Una colección de ambientes rectilíneos y asfixiantes que recibe por nombre Bacteriology.

 

Una vez más se vuelve a demostrar que los sellos hispanos no tienen nada que envidiar a los del resto de países en lo que a producción ruidista extrema se refiere. El sello catalán Marbre Negre ha publicado recientemente una casete compartida por dos proyectos que cultivan la opresión cacofónica de forma equilibrada y directa: Scumearth y Error Humano. El primero de ellos, comandado por Alonso Urbanos, cuenta con una dilatada trayectoria musical y una prolífica discografía, habiendo colaborado con artistas de la talla de KK Null. En la primera de las caras, Scumearth desarrolla un corte expansivo y ambiental, rebosante de drones y ruido tamizado en el que se va adhiriendo toda una paleta de efectos disonantes que dotan de plasticidad al mismo, haciendo de él algo muy vistoso y dinámico. “Protozoa” puede entenderse como un perfecto dechado de noise ambiental inclinado hacia la oscuridad que se ensambla magistralmente en la línea estilística del proyecto madrileño, aportando una faceta más introspectiva y lúgubre.

 

20545540_1759069521058372_7822626154239625679_o.jpg

 

Por la segunda cara, el dúo de Méjico Error Humano nos ofrece dos cortes colmados de dinámicas salvajes y agresivas, desarrollando una improvisación ruidista en la que el exceso de disonancias funciona igual que un muro de hormigón antes de reventar, soportando una presión superior a la tolerada, generando sensaciones altamente opresoras e inconsistentes. “Naegleria Fowleri” es un patrón perfecto para entender la desbordante potencia de este grupo residente en DF.

Bacteriology es una apuesta segura para los adeptos al extremo más experimental del noise, desde Merzbow o Masonna hasta la oscuridad de Sistrenatus. No solo por su ejemplar contenido, sino también por su continente: Se ha editado en formato casete, limitado a únicamente 35 ejemplares. La presentación es otro de los puntos fuertes, ya que se ha utilizado una portada de acetato sobre la que el propio Urbanos ha ideado un espectacular diseño minimalista y conceptual, convirtiendo a la misma en un objeto de coleccionismo.

https://marbrenegre.bandcamp.com/album/bacteriology

 

Fernando O. Paíno

COLD MEAT INDUSTRY FESTIVAL

Celebrando 30 años de rabia y oscuridad sueca

 

3 y 4 de noviembre de 2017 - Estocolmo / Suecia - Death Disco Productions

 

 

Cold Meat Industry es uno de los sellos pioneros del resurgir industrial a finales de los años ochenta. La casa comandada por el líder de Brighter Death Now, Roger Karmanik, dio cabida a todo tipo de propuestas suecas durante más de tres décadas. Grandes formaciones han cultivado la fama gracias a la labor editorial de esta singular y mítica discográfica.

Este año la promotora Death Disco Productions ha aprovechado la ocasión para celebrar las tres décadas que nos separan de la creación de este referente del ruido y la música oscura de corte disonante. Para ello, durante los días 3 y 4 de noviembre, nada menos que quince bandas se darán cita en la capital de Suecia para deleitar a todos los acólitos del sello. El cartel no tiene desperdicio alguno, contando con proyectos tan simbólicos como BRIGHTER DEATH NOW, ARCANA, IN SLAUGHTER NATIVES, MZ 412, SOPHIAMORTIIS. Las entradas ya están disponibles, y se pueden adquirir pinchando en el siguiente enlace:

 

http://www.tickster.com/sv/events/vc01x52kdtwb8d0/2017-11-03/cold-meat-industry-30-years-anniversary-live

 

A continuación os ofrecemos muestras del cartel que vertebra este indispensable festival:

 

ARCANA

 

ARCHON SATANI

 

BRIGHTER DEATH NOW

 

COPH NIA

 

DESIDERI MARGINIS

 

DEUTSCH NEPAL

 

IN SLAUGHTER NATIVES

 

MORTHOUND

 

MORTIIS

 

MZ 412

 

ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO

 

RAISON D’ETRE

 

SANCTUM

 

SEPHIROTH

 

SOPHIA

https://www.youtube.com/watch?v=q6_DRuORrhA

Urze De Lume – «Vozes Na Neblina»

Recuperando la esencia lusitana

 

Eqvilibrivm Music – Marzo de 2017 – Neofolk - EQM029

 

Vozes Na Neblina I

Quando As Nuvens Escurecem

Vozes Na Neblina II

Outono Eterno

 

Dentro del cada vez más conocido neofolk ibérico, Urze de Lume destaca por su marcada sensibilidad musical y buen hacer melódico. Equilibrium music presenta “Vozes Na Neblina”, cuatro embriagadores cortes que nos hacen viajar al pasado.

 

El llamado folk ibérico es un movimiento que con el paso de los años va cobrando fuerza y notoriedad. Cada vez son más las bandas que, auspiciados por la memoria histórica de su tierra, deciden rendir culto a la misma por medio de la música. Urze de Lume es un ejemplo perfecto. Este cuarteto lisbonense recrea la belleza natural enterrada en el recuerdo lusitano, moldeando melodías dulces y apaciguadoras exentas de voz, tal y como podemos descubrir en cortes de la talla de “Quando As Nuvens Escurecem” o “Outono Eterno”, articulados a base de guitarras acústicas y alimentados con percusiones ancestrales y llamadas de cuerno. Los instrumentos de cuerda frotada juegan un papel fundamental, dominando la dinámica sonora con armonía y sabor al pasado, tal y como muestra “Outono Eterno”, tonada con la que este mini CD se cierra, y que puede evocar grandes momentos de bandas como Blood Axis.

 

R-10246480-1494320312-9542.jpeg.jpg

 

Los otros dos cortes que componen Vozes Na Neblina reciben el mismo nombre que el álbum que las alberga, estos se comportan de forma completamente opuesta a los anteriores, ofreciéndonos poco más de un minuto de spoken word en portugués, las voces son proferidas por unos de los conjuntos más representativos del folk ibérico, Árnica.

Eqvilibrivm es un sello que sobresale por su marcado catálogo de bandas y su concienzudo trabajo de edición, haciendo de sus lanzamientos un dechado de elegancia. Vozes Na Neblina ha visto la luz en dos ediciones diferentes, una de ellas limitada a cincuenta ejemplares en la que se añade un corte de tronco de árbol en el que se ha grabado el nombre del conjunto, además de una postal firmada por los cuatro miembros.

Vozes Na Neblina es una propuesta perfecta para adentrarse en el mundo eterno de Urze de Lume.

 

 

Fernando O. Paíno

 

 

 

 

 

 

 

Inneres Gebirge – «Dämmernder Tag»

Engrandeciendo el neofolk

 

Lichterklang - Abril de 2017 - Neofolk - LK039

 

Auslöschung

Aufbruch

Runenberg

Nacht

Sonnentraum

Berge

Dämmerung

Heimat

Spiralsterntor

Vater

Reifträger

Taborlicht

 

 

“Dämmernder Tag” es la nueva propuesta del combo teutón Inneres Gebirge. Tras cinco años de inactividad, vuelven a la escena cargados de energía encapsulada en nuevos temas de genética neofolk.

 

 

Quizá, estos no sean los mejores días para el género neofolk, ya que durante los últimos años cada vez son menos las bandas y los sellos que apuestan por este particular estilo de música. Criogenizados quedaron aquellos tiempos en los que este estilo era un estandarte dentro del género underground, capitaneado por bandas como Sol Invictus, Death In June, Current 93, Forseti, Sonne Hagal, Of The Wand And The Moon, o Blood Axis. Afortunadamente, sellos como Lichterklang no han desistido en la posibilidad de seguir alentando este estilo, editando interesantísimas formaciones como la que hoy presentamos: Inneres Gebirge.

Este sexteto alemán publicó su primer trabajo en los albores de 2012. Schlafender König estaba impregnado de esencia neofolk, configurando unos cortes firmes y emotivos con claros guiños a alguna de las bandas citadas anteriormente. Cinco años después, deciden regresar con doce fabulosos nuevos temas bajo el brazo que son presentados bajo el nombre de Dämmernder Tag.

 

16179455_1581589985190442_5872326993416708153_o

 

Una de las facetas más representativas de las canciones que vertebran Dämmernder Tag es la combinación de instrumentos de viento con cuerda frotada, ensamblándolos con hilos de percusión contundente. El resultado de todo ello se traduce en una suerte de cortes emotivos y sensibles magistralmente estructurados que enardecen la famélica escena neofolk que estamos viviendo.

En Dämmernder Tag podemos encontrar temas tan convincentes como “Aufbruch” o “Nacht”, donde hallamos el influjo de Death In June en lo referente al ritmo de guitarra, al igual que pasa con “Spiralsterntor”, su noveno tema, en lo respectivo a Forseti o el nuevo sonido de Blood Axis. Sin embargo, el conjunto consigue configurar una esencia propia gracias al convincente nervio vocal y la acertada senda melódica, repleta de variaciones y estribillos pegadizos.

Una tónica que comparten la totalidad de tonadas que conforman este CD es la colmada utilización de un amplio catálogo de instrumentos, lo cual puede llegar a ser un arma de doble filo, ya que por un lado enriquecen la estructura estética del corte en particular, pero analizándolo de forma molecular o global, es decir, tratando al disco como un todo, logra resultar tedioso en algunas ocasiones, ya que el eclecticismo queda anulado.

Salvando esta última apreciación, Dämmernder Tag se alza como un acertado regreso de esta formación alemana. Gebirge Inneres ha sabido moldear un trabajo bien equilibrado, reforzado por el sentimiento y la fuerza que empuja a la pasión.

 

 

Fernando O. Paíno

 

 

 

 

WOODLAND GATHERING IV

Cuarta edición de uno de los festivales más interesantes de Reino Unido en cuanto a post industrial se refiere. No sólo por la ecléctica selección de proyectos internacionales que traen, sino por el entorno en sí mismo.

 

 

A pesar de lo remoto del lugar, contaba con dos puestos de comida, bar propio y puestos de varios sellos emblemáticos como Cold Spring Records, Oaken Palace Records o Endtyme Records. El encuentro reúne por dos días a un público muy variado, de diferentes edades y cuyo denominador común es la música extrema. Esta audiencia tan entregada hace especial cada minuto del evento. De hecho, al final de los conciertos, todo desemboca en un ritual de fuego en el centro de uno de los claros del bosque donde todos sacan su lado más salvaje.

Centrándonos en el tema musical, el primer grupo que pude contemplar fueron Blown Out de Newcastle. Herederos orgullosos de la psicodelia japonesa y de las guitarras ruidosas y ritmos pesados se metieron en el bolsillo al público más metalero. Los siguientes en aparecer fueron Shitwife con un impresionante despliegue técnico que mezclaba una batería acústica con sonidos de sintetizador que hicieron bailar hasta al técnico de sonido. Tras ellos salió el dúo de Londres GunCleaner con una puesta en escena mucho más estática y un sonido más cercano al industrial primigenio. Combinaron momentos de ambient industrial con un techno muy oscuro, bailable pero poco predecible ya que jugaron con las pausas y le sacaron un buen partido al equipo de sonido haciendo que algunos momentos del espectáculo fueran dolorosos para los tímpanos. Pero esto solo fue el entremés de lo que estaba por llegar.

El siguiente proyecto en tomar en escenario fue una mujer en solitario: AJA. Sin duda el mejor espectáculo visual del día ya que combinó sus composiciones de noise rítmico con una puesta en escena muy agresiva. Salió con un vestido hecho de papel higiénico y transparencias con la cara fuertemente maquillada de negro. Dijo que tenía preparada una sorpresa para la noche por el micro, puso en funcionamiento un láser estroboscópico y acto seguido salió a la zona exterior donde estaban las hogueras y se rebozó en el fango gritando como si estuviera endemoniada con los ojos ensangrentados y dando patadas. Volvió al escenario y comenzó a poner en marcha todos los sintetizadores que tenía sobre la mesa a un volumen incluso más salvaje que el grupo anterior. Cuando ya estaba contenta con el loop hipnótico que había generado se lanzó al público con el micrófono y continuó su ritual de gritos y auto agresiones hasta quedar completamente desnuda. Estaba claro que estábamos asistiendo a un aquelarre que ella misma dirigía. En un momento de total comunión con el público se lanza a un crowd surfing desnuda continuando con sus gritos y con la mayoría del público extasiado bailando. Impresionante fue la palabra más escuchada para describir lo que transmitió esta chica de Nottingham, y fue pronunciada por las bocas y plumas con más experiencia de la escena industrial británica.

 

20614538_1637732739635308_820882894_n.jpg
AJA

 

El listón estaba muy alto, y fue complicado para los siguientes grupos mantener el mismo nivel energético. El siguiente en salir es el proyecto sueco Trepaneringsritualen. Le había visto hace tres años en el SE:UK Industrial Alliance y me pareció sublime. Salió con sus representativos candelabros y un velo negro que cubría completamente su rostro. Era ya de noche y un humo denso se adueñó del escenario que ahora tenía una pantalla gigante proyectando imágenes macabras y símbolos mágicos. Cayeron todos sus temas de ritual y dark ambient en menos de una hora, no hubo piedad ni parón alguno. Como remate final para una noche inolvidable tocaron las leyendas ochenteras londinenses Terminal Cheesecake. Pintas surrealistas como era de esperar de unos grandes devotos del LSD y sus propiedades artísticas. Una inquietante corona hecha con trozos de muñecas de plástico cubría la cabeza de uno de los guitarras, también se veían melenas largas e instrumentos modificados con taladros y cinta aislante. Fueron esa noche los representantes de dejar claro lo que significa experimental, dando un concierto totalmente improvisado y muy ruidoso. Neil Francis, su actual frontman no paraba de abrir los brazos y bendecir a todos los presentes mientras increpaba a los miembros de su banda para que tocaran más rápido.

 

20616378_1637731156302133_1773088775_o.jpg
Trepaneringsritualen

 

Una velada perfecta que terminó con charlas hasta el amanecer frente a la hoguera que se había encendido en el bosque y algún valiente bajando al lago a probar sus propiedades medicinales. Esperamos que Andy de Black Forest Radio se anime a repetir la quinta edición el próximo verano ya que fue todo un éxito de participación.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwKZgNKQRZg

 

Sergio A.

 

 

The Vomit Arsonist: Una nueva cuna repleta de caos y ruido sepulcral

 

The Vomit Arsonist es una de las nuevas promesas más punteras del panorama death industrial actual. Poseedor de un legado discográfico aplastante y tortuoso, Andrew Grant, único responsable de este proyecto norteamericano, nos cuenta el cómo y el porqué de su banda.

 

¿De qué manera llegó a nacer The Vomit Arsonist? ¿Fue algo fortuito o metódicamente deliberado?
Yo era joven y quería probar algo diferente. Me habían presentado a artistas locales del género industrial cuando era un adolescente. En ese momento, este tipo de música era casi completamente desconocida para mí, pero yo estaba extrañamente fascinado por ella, y quería ver si podía hacerlo. Los resultados iniciales fueron terribles, pero lo mantuve en marcha, y durante la última década aproximadamente, se transformó en la miserable bestia que es hoy. Ahora es muy diferente.

 

¿Qué te llevó a utilizar el nombre de The Vomit Arsonist? ¿Pretende transmitir alguna idea o connotación?
El nombre no significa nada, es una tontería por el bien de las tonterías. Y por lo general evoca una respuesta disgustada o, si no otra cosa, extrañamente intrigada de la gente, que me parece divertida. Ojalá hubiera una historia más interesante detrás de él. Si me preguntas si el proyecto en sí tiene un mensaje, o una postura .. entonces no, realmente no. Si se enfoca en términos absolutos, se trata de las emociones humanas más negativas, sobre todo las cosas que experimento y siento a diario . Enfermedad mental, desesperanza, futilidad, vacío, miedo, ansiedad.

 

15799891_10158124434625599_3808024482119590421_o.jpg

 

¿En qué se fundamentan tus influencias musicales dentro del panorama death industrial ?
Aproximadamente la mitad de mi inspiración para seguir haciendo esto proviene de artistas que admiro: cineastas, músicos, escritores. La otra parte es basada en la personalidad, supongo. Estoy influenciado por mis propias ansiedades, mi propia depresión y mis propias inseguridades. Si mi vida va bien, me resulta más difícil escribir o grabar música. Puedo hacerlo, pero tengo que trabajar más, no acaba de derramar. Por supuesto, cuando las cosas van mal, la musa está ahí, pero me falta la motivación …

Estoy tratando de separarme de la música tanto como pueda mientras todavía estoy creando algo que me parece personal y significativo. Puede ser desalentador, a veces.

 

¿Qué opinas del mundo que nos nutre?
Completa puta desesperanza. Realmente no entiendo cómo alguien podría tener una perspectiva positiva sobre la vida en absoluto, y mucho menos con la forma en que las cosas son ahora, pero tengo cero esperanza para el futuro. Simplemente no veo cómo es posible. Durante los últimos 8 meses o así, he fluctuado de estar desesperadamente deprimido a furiosamente enojado sobre el estado del mundo. Miro situaciones tanto en América como en el extranjero y no veo soluciones. Las líneas en la arena se dibujaron hace mucho tiempo, ahora la gente en ambos lados está actuando. Sólo va a haber una salida … y no sé muy bien lo que es… pero sé que a nadie le va a gustar. Personalmente, he estado tratando de tomar el enfoque absurdo y nihilista y solo reírme tanto como pueda. A veces es todo lo que puedes hacer para evitar que te vuelvas loco.

 

12140012_10156211368580599_3713340286279344505_o.jpg

 

¿Cuál es tu artefacto favorito a la hora de hacer ruido?
Korg MS20. Recibí la mini versión el año pasado y se convirtió en mi sintetizador principal para casi todo. Un sonido tan grande, tan versátil. No me puedo ver deshaciéndome de él.

 

¿Qué aspectos positivos y negativos encuentras en el hecho de actuar en directo?
Tocar en vivo siempre resulta extraño para mí. Me gusta bastante, y siempre lo espero hasta que llega el momento de actuar. Tengo muy malos ataques de ansiedad y eventualmente me empiezo a cuestionar por qué estoy haciendo esto, si vale la pena para mí, si vale la pena para alguien más, si nadie realmente le importa una mierda… por lo que a menudo es una experiencia incómoda. Es algo realmente extraño, porque he estado actuando delante de la gente durante más de la mitad de mi vida. Para responder a tu pregunta, la mejor parte es cómo me siento después de que ha terminado. Se siente algo parecido a como cuando un peso aplastante se ha levantado de tus espaldas -aunque sólo temporalmente-.

 

Crea una web o blog en WordPress.com

Subir ↑